欢迎访问喜蛋文章网
你的位置:首页 > 经典文章 > 文章正文

宋画真的是国画中最好的么

时间: 2022-11-15 17:00:07 | 来源: 喜蛋文章网 | 编辑: admin | 阅读: 99次

宋画真的是国画中最好的么

宋画是中国画的巅峰,为什么会有这种说法?

宋朝的画家在全世界都很感兴趣。 “它们有各种各样的主题,几乎像大象包罗万,从宏伟的自然景观到杂草,闲散的花朵,蜻蜓,甲虫,都被困在框架中,并且经过精心的护理和美妙的羽毛,蔚然风光无限。

可以将城市生活和农民社会的描述,人物肖像和讽刺哲学作品与绘画历史区分开,并在数千年后为人们提供模型和灵感。因此,中国绘画史必须聚焦于宋光荣时代。对于历史研究人员来说,他们可以获得包罗万有关宋朝社会的一些历史资料。

此外,用宋人的话宋画强调了真理,“绘画艺术,只有真实。一种是真实的,是绝对的;也越是真实;越是真理。”文学绘画的风格截然不同。艺术史学家郎绍君先生宋画对写实精神给予了很高的评价:“宋代的艺术已被写成关于写实能力中国古典写实主义的巅峰。

至于古典写实主义艺术在东方和西方国家同时发展的水平和成就,无疑是一流的,因为它说它在人类绘画的当代艺术中占有最高的位置,而不是过份”。嘴巴说,没有办法依靠宋画家李迪的南面《雪树寒禽图》(上海博物馆藏)和《雪中归牧图》(日本 大和文华阁藏)作为证据,大雪在图片中,树枝,伯劳的羽毛和牛皮质地非常丰富,并具有现代油画的效果。

画一个房间,金碧熀姚,朱门半打开,一个半身的女性露水宫殿在户外,带有去皮的水果锁。作为鸭腿,荔枝,核桃,蝎子,栗子,蝎子,蝎子属,可以一一鉴定,每一种都不引起,笔墨微妙,有这样的事情! ”

宋画重写实写真,而且在那个时代正是宋朝文化的鼎盛时期,所以是巅峰。
因为宋朝画家对世间万物都充满兴趣,他们描绘的题材是多方面的,差不多是包罗万象。
因为宋朝本来就碰撞出来很多形式的东西,画里面可以表达的东西更多
宋朝时候文化的发展,走到了一个巅峰,这时候的国画也是无愧于国粹

为什么说北宋的山水画是中国绘画的高峰

  【第二度时空坐标——南北二宗】
  荆浩《匡庐图》
  在思想准备系统化的基础上,首先进行革命集成的是荆浩。他一直隐居于太行洪谷,主要从自然秩序中发现绘画的秩序,是“以真为师”的思想流源的深入。荆浩之变堪称中国山水画的集成之变,自洪谷子的山水模式问世,继后的山水画艺术形式便有了一个稳固的基础。这可能是中国山水画演泽最为深刻的所在。
  首先,荆浩提出了中国山水画的系统美学理论:他的主要著作有《笔法记》和《山水节要》。在论著中,他提出了“代去杂欲”的养德说;“气、韵、思、景、笔、墨”的六要说;“明物象之深”、“搜妙创真”的师法自然说;有形之病与无形之病的二病说;“筋、肉、骨、力”四势说;“神、妙、奇、巧”的四品说。荆浩把艺术的追求理性化为:气质俱佳、六要齐全、二病毫无、四时齐备,且县天成之妙。
  再者,荆浩提出了中国山水画的勾斫程式法则:他不仅善于辩山水之真谛,亦善于辩画法之真谛,对于有名的笔墨,他都予以理性的批判,并成为自身的借鉴。包容式的集成是荆浩终成历代文范的前提。在这位前贤眼中,张噪的树木、鞠庭的白云、王维的笔墨、大李的华巧、吴道子的线律都是可贵的精神食粮;但亦都有不足。这位革命者,一变隋唐以来空勾无皴的单调画法,创造了以点、面为主的勾斫技法系统,使中国山水画第一次具有了程式法则上的复杂性与丰富性。
  第三,荆浩提出了中国山水画的中心全景模式:相传其《匡庐图》主峰置于中轴线上,视点可用“上突巍峰,下瞰穷台”加以形容。依据主轴线,主次、错落、勾连、参差、远近、高下、虚实、藏露、“天、地、中”等等范畴均关联演绎,首次系统运致了中国画成象空间的知觉心理范畴。若我们今日再用整体连续性梯度重迭的空间理论加以诠释,就可以得出主轴对称、正面垂直平移、梯度致深、连续完形的重迭透视法则,这一“大山堂堂”的雄伟视线,是中国画特有空间模式的经典写照,是今日最值得再认知的科学课题。
  关仝《关山行旅图》 师承于北宗的三大家,“智妙入神,才高出类,三家鼎峙,百代标程”。有“出篮”之美的关仝,相传其出笔的《关山行旅图》和《山溪待渡图》,“石体坚疑、杂木丰茂、台阁古稚、人物幽闲”,成关家风范。
  被称为“宋画第一”的范宽,得山之骨法,其《雪景寒梅图》则被称为天上神品,而《溪山行旅图》则被徐悲鸿评为“中国所有之宝者吾最倾倒者。”可见范宽的代表性。其峰峦浑厚、势壮雄强、落笔老硬、与山传神的风范,把北宗的壮美之境推于极致。
  被一些人称之为“古今第一”的李成,气象萧疏、烟云清旷、毫锋颖脱、墨法精微。其独擅的平远风格,朝野珍视,遗憾的是至今未见真迹,相传的《读碑窠时图》可能为摹本,但这种一变荆、关壮润为清润的文韵风格,对后世的影响极其深远。他的卷云皴和平远烟云不仅陶醉了许道宁、郭熙、王洗,对以枯木竹石为立意的文墨山水亦为法师。
  总之营丘之文、中正之武、关家之风,构成了北宋时的主体风格。自荆浩提笔立章,三家鼎足以来,中国山水画的勾斫之法可谓由成熟而达一新的高峰,说其百代标程、里程碑式的建树,一点也不为过。
  在荆浩开辟北派山水的同时,董源开辟着南派山水。
  南宗之法也是双眼对自然观看的结果。江南水色清幽淡雅,气象有别于太行或关陕峻岭。其平缓连绵的山峦映带,温润清净的草木泽生,素雅苍茫的水天一色,渔舟唱晚的自娱天趣,均象喻着另有一番天地。
  在这番天地中,起法于慧能的六祖革命使南禅的美学思想渐成主体。虚空明境的审美意趣,淡若似水的逸品追求,娱情遣性的为已抒发,一时成为士者的观照。王维以明心观性为逻辑起点,引禅入画,率先以水墨之法表现了净心顿明的空浩之境。“逸”第一次与“神”并肩成为最为重要的美学范畴。王维的意义主要有二:一是以诗为画,禅意澄明,给人一种自娱田园的怡静,意象远逸画外,颇耐咀嚼。二是水墨为法,墨的秩序法则第一次提到艺术的高度,用水样情调体诗样禅意,诗情画意可谓由此而生。鉴于摩洁极高的文化修养,因此其所为笔墨一直成为后来文士的崇尚。山水画做为“为己”文章,文人画作为“为己”逸致,可从摩洁始。水墨文章从这一刻起,已标为圣者说,成为人们至今参悟的模板。
  完成水墨系统化集成的是南唐北苑使董源。董北苑以江南景色为画图,开“平淡天真、融浑静穆”的南派师法。若说影响,可称五代以来皴法体系的始鼻祖(集大成者)。
  第二度山水画的革命,从实践意义上说是一次皴法革命。董源的历史意义,在于集皴法认知之大成,立皴法美学之系统,中国山水画的皴法之美至此独立于美学之林。
  以皴为美的山水画,从视觉心理角度看,主要是人们面对自然时藉于观察而形成的一种有创意的视错觉笔墨。这类笔墨有效回答了中国人如何在一个二度的平面中表现三度感。从这一意义说,笔墨即为美,即为空间,即为自然的同形,它是一个复杂的系统结构,它并不是欧洲古典视错觉中心的同义(固定光源所产生的错觉空间的观念: 一个关于定向、距离与阴影的法则),它是中国人独特的空间视错觉。若我们用科学的原理诠释古典的笔墨,会看到皴法美的一些基本结构:a . “点、线、面”的立体结构。山水画发展至成熟,最显著的标志便是皴法有了三维认知,其“线 — 披麻皴、点 — 点错皴、面 — 斫垛皴”的基本定义,为中国画的空间描述奠定了基础。b. 凹凸感的视觉结构。最有意义的是提出了凸处稀、凹处密的视错觉观,实质上这是墨的明度效应,中国人一开始便执着于觉察不到光线作用的绘画法则(这一令现代西方着迷的观念),从而在阴阳、疏密、远近的质地范畴描写上,有力依据笔墨(明度)对衬关系将“远映”效果达于极致。c 笔与墨的有机结构。与荆浩笔墨并重同义的,是董氏之风更趋于笔墨的灵活与互运,以勾、皴、点、染的不同技法,抒状风、晴、雨、雪的不同气象,从而实现峦光山色、朴茂静穆的平深布局。有了这三点基本认知,中国山水画在形状、形式、空间、色调这四大基本范畴上即有了一个系统的结构,以皴为法的笔墨成为中国山水画演义的美知主脉。
  董源《龙宿郊民图》
  董源的代表作《潇湘图》和《夏景山口待渡图》是点子皴的登峰造极之作;而《龙宿郊民图》则突出了大披麻皴,前者姿体天真,后者骨体温润,一为无限江天,一为凹凸达势。而点线面的皴法依景致运,互为托表,是一种灵性生文的禅悟之道,其所立法度已成为江南山水的一种精神。
  有自抒之见的巨然,从董源出而又现天真。其《万壑松风图》、《秋山问道图》为董氏革命后的又一小变。他善用长短披麻皴,山顶多矾头,水边多风吹蒲草,近树多曲、远树皆直,淡皴浓苔、破笔焦墨,尤其是中点苔法更是独见创意。后者说他在意境上发扬了“不装巧取、皆得天真”的董氏之风,但于藏笔于肉的董氏笔墨不同,巨公笔墨于肉透骨,志趣各有不同。
  在荆、董开启的北、南革命的皴法运动中,“米家山水”亦显示了独有的个性。米芾长子米有仁,从董、巨处汲取营养,但他以打点为皴,一改线皴的规范,加之草草墨戏,一笔拖泥带水皴,亦见苍润奇雅,对后世影响颇深。
  时至南宋,由赵王朝一统之初的偃武修文之策,进尔到似水文化之状,士大夫文化在科学、理学、文学、戏剧、瓷器、建筑、绘画等等方面都进一步取得了成就。而面向自然、融于自然、顿悟自然的禅道心态,亦成了一种渴求,入世中的出世,都市中的村野,呈相一种特别的美感体验。上至皇帝、中至翰林、下至布衣,都有移情自然、以画为寄的性志。这种朝野一心的创作纷围是前所未有的。正如是,山水画的二度变法才得以集为大成。
  被称为南宋院体四大家的李、刘、马、夏,开创了至明清而憾力不衰、至东洋而文范远示的中国山水画的博大意境。
  在郁郁乎文哉的南苑笔墨中,最大的变化便是诗境的深致。中国山水画的天人合一之境,由大山堂堂而至野水孤舟。诗的画外之画、味外之味、言外之言几达于精致的品鉴,细腻的揣摩、精微的体验、深入的剖析,成了美的欣赏的最高追求。在院体庭试这一至上权威的旨意下,绘画已成为真正的 “风、雅、颂”。而在诗美的画意中,缘于诗的精致、深致、别致,笔墨由崇高而致优雅,由浩大而致精微。这种由皴法美而为构成美的空间意识,自然地将勾、勒、皴、擦、点、染、烘的皴法系统深化到设意立境这一更为广延中来。笔墨不仅有了更大的表现舞台,亦有了更深的表现题目,因为从视觉心理讲,图是灵魂中闪现的情感意象,构图则是对意象进行整体的有趣味的组织,这一组织动机实际上是艺术的绝对需要;每一类优秀构图的出现,都是创作灵感艺术于笔墨逻辑的结果。应该说,中国山水画由皴法美而为构成美的意识,是认知的一次较为深刻的转折。
  以“竹锁桥边卖酒家”为院试首选的李唐,成为南宋画院的领袖,他南渡以来,把青绿与水墨结合起来,取法荆、范而创大斧劈皴,其《清溪渔隐图》水墨齐下、线面结全、删繁就简,具有高度的概括性,自成刚劲犀利、雄阔磊落的一家风范。追慕李唐的刘松年,在《四景山水》中变斧辟皴为刮铁皴,集人物、楼宇、湖山为一体,表现了他对青绿、水墨画的多向认知,以及把李唐的画风趋于典雅、精美的取向。
  最有图形革命的是马远,他把视觉注意力引向虚旷空间,变全景式为一角式,且以边角之景,蕴示无限江天,这种空灵虚化的清旷手法,以大虚状大实,无画皆成妙境。在《寒江独钓》和《踏歌图》中,让人体验了平远布局内在的矛盾冲突。与此同时,被称为“夏半边”的夏圭,在简化时更注意“大纵横、小精密”的空白补意,在无墨处求画,其《溪山清远图》、《松崖客话图》代表了他这种简练苍劲、寓之于拙的风格。应该说自马、夏一变,中国画的空白观、疏密观有了真正意义的视错觉空间意识,水墨胜于勾填,亦成为中国山水美学重要的形式命题。
  当然,有宋时在水墨胜出的同时,青绿亦成为院体的重要承接。最值得重视的便是王希孟和他的《千里江山图》。这位年仅18的天才学子,凭藉对祖国山河的特殊感悟,以艺术的想象凸现了煌煌巨制的宏远境界。古时即有评家说此画“独步千载,殆众星之孤月耳”。
  张择端《清明上河图》(局部) 另一幅横绝古今的绘制是《清明上河图》。张择端在这幅画作上的历史贡献就巳远远超出艺术。从社会、经济、文化的综合角度来构设艺术主题,至今尚无有能出其左右者。在伟大的写实精神中,中国山水画的构成美巳突兀于笔墨美,这一美知在巨制横绝的画作中立见经典。闲情逸致之笔与概史括今之笔显然是各具文章的,而史诗性的叙述风格,若没有把握宏大的构成能力,光靠为己之笔、一角之视是很难胜任的。这说明真正的艺术并不排斥叙述性,二度变法的中国画是多面、多向、多义的取信,它应从多角度体现着文明的丰富与深刻。
  从这一背景出发,在二度变法的集成中,中国山水画的空间构成说亦应成为研究的重点。最有概括意义的是郭熙的“三远说”。即《山水训》中指出的:“山有三远,自山下而仰山颠,谓之高远;自山前而窥山后,谓之深远;自近山而望远山,渭之平远。”若再考虑青绿与荆、董开立的凹凸笔墨法则,可以说一个具有独立意义中国画的透视原则已经形成,它即本书一再强调的整体连续的重迭透视。对于这一宝贵遗产,我们的责任只有一个,甩现代的科学精神还前贤一个科学的本义。让人知道早在1000年前,中国人已能用科学的双眼进行透视。这种通过重迭获得深度的法则,较好地触摸了“在保留正面的平面的同时又取得所希望的深度”这一世界性难题。本书一再坚持把皴擦勾填法则、山石法则、树木法则、云水法则、建筑法则、色墨法则融入视错觉的空间法则中来,以重迭、凹凸等范畴诠释黑与白、疏与密、远与近、有与无、藏与露、浓与淡的古典含义,我们一定会对中国画二度高峰有一个更新更深的认识。还是那句话,一切法度都是对物象观看后有创意的视错觉,它是形状、形式、空间的艺术升华,唯笔墨而笔墨不仅是伪科学,而且是对中国画科学精神的反动。一切笔墨都是对现实逼真的一种“完形”追求,在二度变法:意 — 墨 — 皴 — 图”的美知演义中,最有精神的便是尚天真、施造化、立意境。
北宋是继唐代之后又一次国家大统一时期,最高统治者采取有力措施,稳定社会,发展经济,并普遍重视文化。这种社会环境为画家提供了充分发挥才能的空间。绘画题材宽泛,各种画科全面发展,许多领域空前繁荣,成为中国绘画史上的鼎盛时期。山水画占领画坛主导地位,花鸟画、风俗画成就卓著。
宋代画院兴盛,吸引和集中了全国各地的画家,造就了一大批画家名手,形成一个为宫廷服务的院体画派。画院早在五代时就有,它是为帝王服务的御用绘画机构。宋代的画院一直受到重视,对宋代绘画的发展起了很大的作用。同时,士大夫们借物抒情的文人画大为兴盛,对后世画坛影响深远。
山水画是宋代绘画中成就最为辉煌的画科。它在经过唐、五代的孕育后,逐步走向成熟,到了宋代,朝着深度和广度发展。画家们在表现山川的雄伟和秀美之中,总结出了完整的创作规律,使宋代山水画成为山水画发展史上一个重要的阶段。
北宋的山水画 达到了 中国自古以来 首推的 ”意” !所以这么说

为什么说宋画是中国画的巅峰

因为宋朝画家对世间万物都充满兴趣,他们描绘的题材是多方面的,差不多是包罗万象,从大自然瑰丽的景色到细小的野草、闲花、蜻蜓、甲虫,无不被捉入画幅,而运以精心,出以妙笔,遂蔚然成为大观。

对于都市生活和农家社会的描写、人物的肖像,以及讽刺的哲理作品,犹能杰出于画史,给予千百年后的人以模范和启发。所以论述中国绘画史的,必当以宋这个光荣的时代为中心 。

再者,宋画讲求写实,用宋人的话来说,“观画之术,唯逼真而已。得真之全者,绝也;得多者上也;非真即下。” 跟后世的文人画风格大相径庭。

就同时代东西方各国古典写实主义艺术的水平与成就言,它毫无疑义是第一流的,称它占据同时代人类绘画艺术的最高位置,也并不过分。

中外艺术史家为何认为宋画是中国古典绘画里的巅峰?

宋朝推行的“重文抑武”,可以说是让宋朝成为了艺术气息极为浓厚的朝代,而各项艺术也在其间得到了充分的发展,宋画就是其中的一颗明珠。而宋画之所以被中外艺术史家认为是中国古典绘画里的巅峰的原因在于:其一是取材广泛;其二是不片面追求技艺;其三是情感流露得当。一、取材广泛

宋画对于绘画题材有了极大的拓展,画家们能够着眼于万物,无论是虚幻的神话传说,抑或是眼前的风景名胜,再或是人物肖像以及群像,甚至是一朵小花,一株小草,一只小鸟,都能够在宋朝画家的手中得到描摹,刻画得传神而又具有独特性。这种眼界的放宽,可以说是带来了更多美的享受,同时也为后世的绘画创作提过了更宝贵的经验。

二、不片面追求技艺

宋画在创作的过程中,不会片面地去追求奇技淫巧,画家能够关注于画作的整体取向,也明白技术不过是画的一种载体,而绝非在画作之中占据主要的地位,因此,宋画往往有一种写实的特色,整幅画作的各个方面都保持的极为得当,技巧能够很好地服务于画作本身,让所绘画的内容能够平实而又清晰深刻地展现出来,实现了整体上的统一。

三、情感流露得当

宋画同样也寄寓了画家们的创作情感,而这种情感也能够成为整幅画作的核心,但又不至于泛滥。在这种情感的营造下,能够带给观者一种渺远的感受,能够从画作中感受到一种沉浸之感,从而与创作者产生一种跨时空的联结。

或是感受到创作者对于山水的喜爱、沉醉之情,或是感受到创作者对于空间宇宙、人生变化之中的哲学思考;抑或是能够感受到创作者道理的阐发与对现实的关注。

因为宋代花鸟画和山水画在所有朝代中造诣最深,其韵味深远,所用技法巧夺天工,不论风景还是鸟兽都被描绘得活灵活现。
宋画之所以是中国古典绘画里的巅峰,是因为它有传神之处,并且绘画独具匠心。
宋画之美,在于不纯以奇技感人,不容流于滥情,自然与艺术取得完美平衡。窗外春色如许,何妨移步宋画之境,回溯古典绘画的原点,与旷世佳作来一次凝神回眸。
文章标题: 宋画真的是国画中最好的么
文章地址: http://www.xdqxjxc.cn/jingdianwenzhang/156075.html

[宋画真的是国画中最好的么] 相关文章推荐:

    Top